3/7/13

La Plata, ciudad desmontada

I Festival de Dramaturgia Platense

Durante cuatro días se llevó a cabo el I Festival de Dramaturgia Platense. Además de la programación de nueve obras, por nueve dramaturgos de la Ciudad de La Plata, se llevó a cabo otras actividades complementarias: una mesa de críticos, una mesa de dramaturgos y cada noche al finalizar las obras, los espacios de desmontaje.
Sin reparar en que el desmontaje se dividió en dos espacios, uno llamado “desmontaje” y el otro “tercer tiempo”, cada espacio se propuso, de diferentes maneras, ahondar en los procesos creativos, describir las propuestas estéticas y que los grupos compartan estos procesos también con el público.
A continuación señalaremos los lineamientos de algunos de estos intercambios efectuados durante el Festival.

1. Introducción
Importa señalar aquí que el objeto de los desmontajes es que los grupos logren poner en palabras aquellos “experimentos” que llevan a cabo con el cuerpo y su aparato fonador en relación a un espacio escénico.
Se trata de repensar el proceso, recordarlo y trazar su génesis. Todo esto implica una serie de operaciones mentales que se invisten de recuerdos, de anécdotas, de buscar en la memoria aquello que fue fuente de ideas, como textos, imágenes, olores, objetos. Recordar lo que se descartó y porqué.
Por sobre todas las cosas, lo que se va dibujando en cada desmontaje, es el mapa de un proceso creativo. Y este mapa es el propio de cada uno, de cada grupo y hasta cada región. Lo interesante en el intercambio es precisamente compartir esos “saberes” que sólo los tiene quien subió a escena y bajó para compartirlo con el resto de sus compañeros.

2. Los recursos estéticos
Lo estético está en todos lados y por encima de nosotros mismos. Está más allá del teatro y está todos los días acompañándonos desde el momento en que nos despertamos. Por ello, decir que una obra de teatro es un producto estético no quiere decir nada. A menos que empecemos a preguntarnos dónde está eso que definimos como estético y entonces ese universo inabordable comienza a ser nombrable y circunscribible.
En este sentido, cada grupo tiene su manera de hacer y el compartir esas técnicas con las que se nutren, se convierte en el objetivo del desmontaje. Asimismo, las diversas elecciones estéticas que fueron explicitadas promovieron fecundas discusiones en el grupo de trabajo.

2.1 El tratamiento de la temporalidad en la retórica de la escena
Muchos grupos de teatro eligen iniciar sus procesos creativos a partir de la improvisación. En algunos casos, esta experiencia puede ir escribiéndose en una dramaturgia a partir del trabajo de interacción del grupo. La improvisación, a su vez, lejos de ser tratada como “pura” espontaneidad, es guiada a partir de pautas que se establecen, sea por el director o por el grupo.
Uno de ellos señaló como recurso el desplazamiento de algunas nociones que definen tratamientos específicos de las materias sígnicas provenientes de otros lenguajes para utilizarlos en el lenguaje teatral. De esta forma sería posible, por ejemplo, recrear en el tiempo de la escena, otras técnicas posibilitadas por dispositivos de registro y grabación como lo es la manipulación de la temporalidad que tiene mayor visibilidad en el soporte cinematográfico en el cual se observan operaciones tales como el flash back, flash foward y las elipsis, que a su vez el cine toma prestado de la literatura, o bien, utilizar otros mecanismos como los del dispositivo de registro sonoro que trabajaría más bien en una sola línea temporal, sin saltos, con operaciones como el rewind, la pausa, play, stop y fast foward.

2.2 Lo verosímil
La propuesta del Festival permitió que los espectadores vean diversas producciones y variedad de estilos en torno al realismo, a la estética expresionista, obras con su clásica cuarta pared y obras que la quebrantan. Esta variedad estética permitió introducirnos en la discusión sobre la noción de verosímil.
En primer lugar habrá que despejar las polisemias de este término. Es común que se asocie erróneamente verosímil a lo verdadero y se lo piense en relación a un referente real. Sin embargo, la problemática de lo verosímil, que fue ampliamente trabajado por la escuela semiológica francesa de los sesenta, formula que lo verosímil es lo que es conforme a las leyes de un género establecido. Por lo tanto, siempre se definiría en relación a los discursos y, por lo tanto, no a los objetos.
Con respecto al teatro, podría decirse que cada obra construye un universo y es en él que se construirá según sus reglas propuestas, su idea de lo verosímil. Y en este sentido, al tratarse de un aspecto que se construye en el hacer, prevalece cierta resonancia del campo de lo creíble –en contraste con lo verdadero-.
Lo verosímil en las artes escénicas puede observarse, por ejemplo, en el registro de la actuación. Por ello, en los desmontajes se hablaba de una interpretación creíble en concordancia con la puesta y el texto que el actor nutre con procesos afectivos más que creativos, pues se afirmaba que es el proceso afectivo el que le da coherencia a la obra.
Desde otro lugar, la inquietud de lo verosímil pasaba por la problemática de la recepción. Con respecto a este punto lo que se conversaba era de perder el temor a que “el público no entienda”. Hay quienes argüían que al público no le preocupa las arbitrariedades. Existen lógicas internas al actor, los procesos afectivos concretamente, que no necesariamente son lógicas que deban responder a un realismo que deba ser explicitado para el espectador. Y es en este sentido que se atribuyó que el teatro debe asumir un lugar de riesgo. Sobre todo, cuando se trata de producciones que nacen de un trabajo de investigación y experimentación. Y de alguna manera, las nueve obras platenses que se vieron, se emparentan desde este lugar teatral que asume algún riesgo. La fluctuación de los lugares cómodos a incómodos se desenvolvería tanto desde la interpretación como desde la dirección.

2.3 Juego y presencia de las variables en el espacio escénico
En sintonía con lo riesgoso, apareció otro término: la tensión. Y se señalaba que una de las claves del teatro es el trabajo de la tensión entre pares de opuestos. La tensión puede manifestarse a través del relato creando una atmósfera en el fuera de escena, o, por ejemplo, como en una de las obras presentadas de dos personajes, se planteaba la tensión desde el mundo de las relaciones de complementariedad. El personaje femenino se presentaba verborrágico, mientras que el personaje masculino se manifestaba silencioso. Desde allí se erguiría la obra.
Sea como se presente el juego de tensiones, podría señalarse que siempre se crea una relación. Sea entre personajes, sea entre la composición del espacio (figura/fondo) o entre el dentro y fuera de escena.
Otro elemento crucial es el texto, que ha dominado la historia del arte escénico occidental. Su rol es fundamental en las puestas y este rol puede pasar desde desapercibido hasta dedicar toda una obra a acentuarlo y esta acentuación, se cree, puede estar aludida por presencia u omisión.
De las diversas formas de manipulación del texto, por ejemplo, en una de las obras de estética más bien expresionista había un fuerte trabajo en el registro verbal en tanto que el texto se presentaba truncado y deformado a partir del juego en los cambios de las reglas gramaticales. Desde el título se propone la palabra efímero como “esfímero” o se escuchaba “volvido” por “vuelto”, “investigamiento” por “investigación”, “causación” por “causa”, entre otros.
Con respecto a los espacios escénicos hubo gran variedad de propuestas que iban desde la clásica división a la italiana, o bien, proponían ubicar a los espectadores en círculo rodeando el espacio escénico. En palabras de las actrices de la obra, definían este círculo como denuncia de que lo que verá el espectador es siempre una parte, un fragmento de la obra. Asimismo, esta circularidad del espacio, que no le concede a la vista una idea de totalidad tampoco lo hace con el oído, y se articularía con la poética de la obra que parece interpelar a todas las facultades perceptivas del espectador y su puesta en funcionamiento a partir de la precisión en el trabajo de investigación corporal y fonético de las actrices.

2.2 Enfoques teóricos: Dramaturgismo vs. Dramaturgia
Es importante señalar que en este tipo de encuentros suelen resaltar, y hasta a veces con insistencia, determinados tópicos o inquietudes que están en la “agenda” de la reflexión de las artes escénicas.
Por ejemplo, una discusión que se instaló en los desmontajes estuvo en relación al concepto de dramaturgismo como práctica que se diferencia de la clásica dramaturgia. Un dato no menor es que muchos de los directores y actores que estuvieron en el Festival pertenecen al ámbito académico formando parte del plantel docente de la Escuela de Bellas Artes de La Plata de la carrera de Teatro. Desde este lugar, de formación, hablaban de un dramaturgismo como rol que propone dar un cierto orden a los hechos escénicos explorados por los actores, por lo tanto, la dramaturgia se apoyaría más que en una práctica solitaria de escritura, en la escritura propuesta desde una dramaturgia del actor. Esta definición no estaría tan alejada de la acepción alemana del dramaturg. Tradicionalmente, el dramaturg es quien aborda la conciencia artística de una obra. Desde la Dramaturgia de Hamburgo escrita en 1769 por Lessing se le acuña al autor por primera vez el término con la idea de diferenciarlo de la otra palabra dramatiker que en la lengua española se traduce como dramaturgo, hacedor de obras. Si bien no hay consenso en la definición del rol del dramaturgista, sí se observa una idea en común que avanza hacia la articulación de los estudios teóricos con la práctica, de manera de crear en la escena una mirada estética que desarrolla múltiples relaciones con el mundo de los textos. El indiscutible teórico teatral Patrice Pavis, define que dramaturgo -en la acepción de dramaturg-

“Designa al consejero literario y teatral de una compañía, a un director de escena o responsable de la preparación del espectáculo” (P. Pavis, Diccionario del Teatro [1998]2007:152)

De esta manera, la idea del dramaturgista que circuló en los desmontajes, como la de quien da cierta coherencia a un texto que se escribe con el transcurrir de los ensayos de los actores, la idea de darle forma, estructura y sentido, no sólo articula fluidamente con la tradición alemana del término sino que también estaría aportando a una definición local del término, pues el rol del dramaturgista no es tan usual en nuestra región como sí lo es en Europa y Norteamérica. Aunque, ciertamente, el término tiende a adquirir mayor relevancia y protagonismo en las fichas técnicas de nuestras producciones escénicas tanto independientes como oficiales.

3. A modo de conclusión
El desmontaje que proponemos, como lugar de encuentro e intercambio de saberes entre grupos y artistas, es también una herramienta que democratiza la multiplicidad de propuestas artísticas y sus diversas estéticas. Es por ello que se hace necesario que los espacios de desmontaje se desarrollen en eventos que propongan amplia circulación y participación como lo ha sido esta primera edición del Festival de Dramaturgia Platense.
El desmontaje propone una instancia de diálogo, propicia la participación y promueve la reflexión que no pretende clausurar ideas, sino abrirlas, ramificarlas y sembrarlas para generar en cada uno de esos espacios un crecimiento conjunto. Entendemos que un espacio así da la posibilidad de “construir colectivamente desde” y no “enseñar a”.
El objetivo que se persigue cada vez que se pone a prueba la experiencia del desmontaje es que cada grupo pueda compartir el camino recorrido en la producción de su espectáculo dando cuenta de las técnicas teatrales abordadas, el contexto artístico, social y cultural, el uso del espacio escénico, otros lenguajes que intervinieron y todas aquellas condiciones de producción que se observan.




No obstante, no es la génesis del espectáculo el resultado al que se quiere llegar, sino, por el contrario, es su punto de partida: el desmontaje alienta a ir más allá de la “anécdota” y por ello, en este Festival el grupo pudo sumergirse en la discusión sobre el trabajo del dramaturgista, los riesgos o comodidades asumidos por actores y directores, el problema de lo verosímil, entre otras cosas. Esto significa que hablar de las obras permitió ejemplificar, para poder hablar de teatro como lenguaje, de materialidades en el sentido semiótico. Las obras fueron finalmente el vehículo que posibilitó que el grupo de trabajo reflexione sobre las prácticas escénicas en su diversidad. 

1/3/13

Muerto de risa o riso de muerte: el fenómeno de la distancia en la representación del horror

Inés Ibarra* y Javier Santanera**

Resumen
El arte ha dado existencia a textos que aluden a escenarios trágicos que han afectado a una colectividad o generación, desde guerras, genocidios y dictaduras militares.
Si bien la alusión existe, no basta para convertirse en tema y objeto de la representación. Al respecto se ha hablado sobre la imposibilidad de representar el horror, ¿será la “imposiblidad de representar el horror” el objeto de representación?
En la novela Todo está iluminado de Jonathan Safran Foer, por ejemplo, un intercambio epistolar entre los protagonistas anuncia que “el humorístico es el único modo sincero de contar una historia triste”. Lo “sincero”, en el sentido que da el protagonista, podría verse como opuesto a “pose” o “estereotipia”.
Desde este lugar, tenemos razones para creer que el humor en el arte, construye una mirada sobre los objetos y no a los objetos en sí. Por ello, consideramos que este desplazamiento podría llegar a ser una marca de estilo de nuestra contemporaneidad que se aleja de años de sacralidad.

Teatro – representación del horror - humor




“Algunas cosas son tan serias, que la única opción es bromear sobre ellas”
Niels Bohr

I. Introducción. Por acá, por favor…Rapidito... A las duchas…
En la novela Todo está iluminado de Jonathan Safran Foer, un intercambio epistolar entre los personajes anuncia que “el humorístico es el único modo sincero de contar una historia triste”.
El humor y lo sincero, son aspectos que podrían emparentar muchas producciones estéticas. Pero recortando aún más, podrían articularse, no sin tensión, con el horror o lo irrepresentable en alguna forma.
Esta cosmovisión del arte es la que nos interesa: la idea de que las historias tristes sólo pueden ser contadas a través de una sola manera para que la historia sea sincera. Esta única manera es el humor.
Para el siguiente trabajo decidimos trabajar con la observación de tres obras teatrales: El Campocómico. Diatriba agridulce sobre la salvación y el hundimiento (2005) de José Luis Valenzuela y Javier Santanera, Cancionero Rojo (2007) de Darío Levin y Lorena Vega y La razón Blindada (2003) de Arístides Vargas. En estas tres obras observamos cómo lo humorístico es trabajado desde diferentes perspectivas produciendo una distancia determinada y necesaria para contar algo triste.


II. Tres tristes risas
“Cuando los héroes dejan el escenario, lo ocupan los payasos”
Heinrich Heine

-Cancionero Rojo, es abordada desde la técnica del clown. Dos personajes, Neto y Una, buscan un lugar tranquilo en el mundo, un paraíso para descansar y ser felices. En la peripecia recorren distintos tiempos oscuros y trágicos de la historia universal. El espectador puede anticipar el sabido fracaso de encontrar el paraíso en el mundo y hacia el final de la obra, Neto y Una se preguntan el por qué del hambre, la guerra y van a preguntarle a quien suponen debería saberlo: Dios.
En relación al espectador, el clown trabajaría sobre los pares saber/ignorancia–serio/reidero. Basándonos en Lavandier, podríamos señalar que el espectador cuenta con perspectiva y esto crea distancia. De manera que si el espectador cuenta con perspectiva, el clown no debe tenerla porque si manifiesta conciencia sobre el alcance de lo que le está pasando, anularía la risa del espectador. Jaques Lecoq, quién hizo valiosos aportes en el campo del teatro de gesto, señala que durante una clase con sus alumnos, probaron diversas proezas buscando la risa. El resultado fue que fracasaron en esa búsqueda pero descubrieron que la risa apareció luego de mostrarse angustiados por el intento frustrado. En consecuencia, sólo siendo sinceros se produce humor; cuanto más sea él mismo, más gracioso será. En sintonía con Lavandier, Lecoq afirma que el fracaso nos hace humanos y fuera de lo humano, decía Bergson, no hay nada gracioso.
A diferencia de otros personajes del teatro, el clown pone en evidencia al individuo en su singularidad. Toma lo que falla y a partir de allí coloca al espectador en un estado de superioridad. Es esta distancia la que estaría determinando el efecto reidero.



“Cuando reflexionemos sobre nuestro siglo XX, no nos van a parecer tan graves las fechorías de los malvados, como el escandaloso silencio de las buenas personas”
Luther King

-El personaje central de El campocómico… es un hombre encerrado en un campo de concentración. Allí realiza un espectáculo de variedades. Distintos elementos del campo son utilizados por el protagonista para desarrollar su rutina, como la luz de vigilancia, por ejemplo, que utiliza como seguidor. Durante el espectáculo, historias cómicas se mezclan con las trágicas mientras el personaje interpreta en esa soledad varios otros habitantes del campo. La alusión al campo de concentración y la utilización del humor judío son parte de mundo de la obra.

“Pero cuanto mayor es la opresión, más necesita la gente de la válvula de escape del humor para no enloquecer. Forma parte de la tradición judía eso de mitigar el dolor riéndose de sí mismos y riéndose del opresor para relativizar su invencibilidad, de modo que no debe llamar la atención que los judíos en los guetos fuesen muy creativos también en ese aspecto. No cabe duda de que una parte enorme de ese humor se evaporó en el aire y desapareció con sus creadores, un humor amargo, a menudo humor negro, pero humor al fin. Por algo se decía que DONDE TERMINA EL HUMOR COMIENZA EL CAMPO DE CONCENTRACIÓN y si esto era cierto en todas las partes, mucho más lo fue precisamente dentro del campo de concentración mismo.” (Rudy y Toker, 2003:97)

Este humor es capaz de reírse de sí mismo en las peores situaciones y esto es un elemento clave que atraviesa toda la obra. No obstante, El campocómico… no se acota sólo al genocidio judío, sino más bien, al genocidio como concepto.
Parecería ser, se sospecha, que la posibilidad de reírse significara la posibilidad de tomar distancia y no estar vencido, o no estar atrapado.
En esta obra no se ve nada de la violencia que podría representarse del campo. Y en este sentido, se confirma una vez más la fuerza de las figuras de la retórica: metáforas y metonimias. Es sabido que no es necesario representar un signo de violencia para ver violencia. En cambio, un signo trabajado desde una relación de sustitución o contigüidad adquiere mucho más fuerza que trabajado literalmente. Lo literal se vuelve estereotipo o pose y pierde fuerza de representación, pierde su eficacia.
Así también lo ha señalado el director de cine Ernst Lubitsch a propósito de las críticas recibidas de su film Ser o no Ser (1942):

“Admito que no recurrí a los métodos usualmente empleados en las películas, novelas y obras de teatro para significar el terror Nazi. No ha sido filmada ninguna cámara de tortura, ninguna paliza, ni primeros planos de Nazis usando látigos y regodeándose en ello. Mis nazis son distintos: hace tiempo que han superado ese estadio. La brutalidad, las palizas y la tortura se han convertido en una rutina diaria para ellos. Hablan de ello de la misma manera en que un vendedor comentaría la venta de un bolso. Su humor se construye a partir de las referencia a los campos de concentración, el sufrimiento de sus víctimas” (Lubitsch, 1942)

Esta cita de Lubitsch nos sugiere que cuando se cuenta algo triste, si no hay distancia mediada por el humor, la historia se la padece, se la sufre o conmueve…



“Nada, nada es triste nunca más. Si tu eres el depositario del record mundial histórico de la tristeza, el único lugar al que aferrarte que te queda es a tu sentido del humor”
Romain Gary

-En La razón blindada, Arístides Vargas ha señalado que la obra se basa en tres textos: los testimonios de su hermano, Chicho Vargas, preso político en una cárcel de Chubut, Don Quijote de la Mancha de Cervantes y La verdadera historia de Sancho Panza de Kafka.
La acción de la obra ocurre -según su didascalia- en un centro de corrección que puede ser una cárcel, un hospital psiquiátrico o un retén policial. Allí De la Mancha y Panza encerrados se encuentran todos los domingos a escuchar historias y revivirlas y esa posibilidad, la de un nuevo domingo, es la que los mantiene vivos.
En la obra prevalece el humor y acá tampoco se muestra violencia alguna. La amenaza, el horror, el peligro aludido, aparecen abruptamente a partir del llamado de atención de uno de los personajes que descubre que alguien los está vigilando y dice: ¡Cuidado! ¡Silencio! ¡Atención! Estas interrupciones que rompen e instauran a lo largo de la obra, la cuarta pared, tendría como efecto la distancia del espectador.
El silencio total, finalmente es roto con la continuación de las aventuras y nuevamente la posibilidad de una nueva historia que los mantiene vivos.
De esta manera, la estructura de la obra plantearía la situación de encierro y vigilancia. Y personajes que para mantenerse vivos, inventan historias con humor que se interrumpen por la conciencia de ser vigilados.


III. Las formas de la distancia. Desde lejos no se ve o desde la última fila, la lágrima parecía un brillito...
“Tenemos muchos problemas para aceptar el fracaso o la desdicha. Son ataques contra nuestra vanidad. En todo gag existe ese concepto (ignorado por la víctima) de que la vida es también fracaso o desdicha, que el ser humano es tanto Salieri como Hitler (…) la comedia nos recuerda la otra cara de la moneda. En este sentido, la comedia tiene algo de filosófico” (Lavandier, 2003:320)

El concepto de distancia ha sido trabajado por Lavandier en relación con relatos teatrales, cinematográficos, ópera, entre otros, con respecto al gag. Señala que un tipo de distancia está en relación con la dimensión del espacio y una segunda en relación con el tiempo. Lo que dice Lavandier es que la víctima del gag sólo dispone una distancia a partir del paso del tiempo. En cambio, el espectador tiene posibilidad de una distancia espacial. Para que un elemento, una situación, un personaje, un gesto o diálogo sea cómico, es necesario que se vea con perspectiva, con distancia. La perspectiva del espectador permitiría, entonces, ver el alcance de los conflictos del protagonista y anular la identificación.
En general la distancia es temporal pero el alejamiento espacial puede sustituir al tiempo. El esquema de lo cómico quedaría de la siguiente manera: COMEDIA = TRAGEDIA + TIEMPO/ESPACIO.
Se podría agregar que hay otra distancia que se lograría a través de la interpelación del personaje hacia el público. Esta es, tal vez, su forma más frecuente.
Asimismo, se puede encontrar efectos de distancia en obras que mediante la exclusión del sufrimiento o de su exceso produciría que el espectador no se conmueva y por lo tanto, se anule la posibilidad de identificarse. En este sentido, distancia e identificación se utilizarían como efectos opuestos. Hay personajes que en su constitución anulan esa posibilidad. El payaso, por ejemplo, podría ser una de esas formas –grotescas- que excluyen cualquier identificación.
¿Y cuáles son las preguntas detrás de estas formas del humor? ¿Para qué la distancia?
En El campocómico…, un preso baila la música que sale de la bocina del campo. En cierto momento comienza a sacar carteles con frases:

“TIEMPO PARA FUMAR / ¿ES LINDO EL AMOR, ¿NO? / 14 MESES DURA LA PASIÓN / 16 DÍAS LA ALEGRÍA POR GANAR LA LOTERÍA / 1 HORA LA CONMOCIÓN MUNDIAL POR UNA MASACRE EN KRIEVE / 15 MINUTOS LA MUERTE EN CÁMARA DE GAS / 7 SEGUNDOS POR INYECCIÓN LETAL / 9 MESES FABRICAR UN BEBÉ / 9 MESES ES LA ESPERANZA DE VIDA EN EL KAMPO / EL FUMAR ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD”

En el Cancionero rojo los clowns deciden encontrar el paraíso viajando por el tiempo. Cuando son padres sueñan cómo va ser el futuro de su bebé y cantan :

UNA: Va a ser un gran médico que a todos nos va a curar.
NETO: Pero en los hospitales no va a tener: ni curitas, ni gasitas, ni jeringas, ni hisopos, ni camilla, ni remedios, ni vacunas, para trabajar.
UNA: Bueno pero entonces, va a ser un gran maestro que a todos nos va a enseñar
NETO: Pero en las escuelas, no va a tener: ni cuadernos, ni tizas, ni pizarra, ni pupitre (…) va a venir un policía y lo va a matar…

En La razón blindada Panza y De la Mancha encerrados, privados de su libertad, escapan con su cabeza de ese encierro en cada historia que inventan…

DE LA MANCHA: ¡Soltad a la muchacha, miserables!
PANZA: ¡Deténgase, señor, es una procesión…! ¡Dios mío, qué golpe le han asestado al caballero, mierda qué cabezazo le metió ese gordo, uuuuy! Le partieron la boca…. ¡Señor! ¡Señor! Aguante que los señores ya terminan y se van… ¡Dios mío, qué tortazo le dieron en la cara… y esa patada china en la nariz… no se amilane camarada que los señores son penitentes y en algún momento tendrán que parar para rezar!, digo yo… pero mire cómo lo han dejado.
DE LA MANCHA: No te aflijas Sancho que todo es apariencia.
PANZA: ¡Pero señor, si ha recibido tremenda paliza! Yo vi cómo le golpeaban, como le mal trataban…
DE LA MANCHA: Creer que me han pegado es tan estúpido como creer en una muchacha de madera, y creer que no me han pegado es tan alucinante como llamar María a una muchacha de madera, y encima creer que es virgen.
PANZA: Yo vi cómo le pegaban.
DE LA MANCHA: Una alucinación. Lo que ves no es lo que ves.
PANZA: ¡Pero yo vi, vi…!
DE LA MANCHA: Toda alucinación es verdadera.

¿Y por qué no contarlo con la seriedad y solemnidad de lo que estas historias aparentemente lo requieren? ¿Por qué? ¿Por qué no poner un preso sufriendo en un campo, por qué no poner dos presos políticos en una cárcel en la época de la dictadura o por qué no poner dos personas preguntándose o filosofando sobre por qué el mundo es así….?


IV. A modo de cierre o… Si querés llorar, llorá
En la película La Naranja Mecánica (1971) de S. Kubrick, basada en la novela de Anthony Burgess , el violento personaje de Alex es detenido y sometido a un proceso de rehabilitación que, entre otras cosas, lo obliga a mirar filmaciones de guerras, chicos con hambre y todo tipo maldades que los hombres somos capaces de hacer. El proceso de rehabilitación incluía que, durante las proyecciones, los párpados sean agarrados con pinzas para evitar que Alex cierre los ojos . Asimismo, los médicos le aplicaban gotitas para que no se le perjudiquen los ojos. Este método de rehabilitación estaba fundado en la creencia de que una vez que el personaje lo haya visto, todo ese horror nunca más volvería a ser parte de él…
En la producción teatral argentina existen obras que tratan al horror desde una retórica en la que se observaría una enunciación más bien de solemnidad. Sería posible reconocerlas, en algunos casos, por estilo de autor. Pero también hay algo de esta retórica que es posible reconocer en obras programadas del ciclo Teatro x la Identidad. Muchas veces, la crudeza de las realidades que se representan son horrorosamente literales de tal manera que el espectador no tiene otra oportunidad más que conmoverse. En definitiva, no se le da la elección.
A propósito, recordamos lo que Badiou pensó del nazismo cuando se pregunta lo prohibido acerca de cuál era el pensamiento de los nazis y sostiene que identificarlos como pensamiento proveería los instrumentos para juzgarlos y así evitar su repetición. De lo contrario, señala que,

“El pensamiento nazi permanecerá entre nosotros impensado y, por consiguiente, indestructible […] Decir que el nazismo no es un pensamiento […] equivale de hecho a poner en práctica un procedimiento solapado de absolución” (Badiou 2005:15)

En la historia hay infinitos ejemplos de que la conmoción no transforma ni humaniza. Hemos visto llorar a poderosos, a torturadores y asesinos frente a víctimas o familiares y, sin embargo, ¿cuántos de ellos “se arrepienten”? Pero también, sin pensar en poderosos y asesinos, podríamos preguntarnos ¿cuánto nos dura la conmoción?

IV.I ¿Qué ves cuando me ves?
“…‘¿Te gustan los chistes, judío comemierda?’, le dijo -el Stumrbannführer Leeb- ‘A mi también me gustan los chistes’ […] El oficial puso a Paul de rodillas frente a las letrinas y le ordenó sacar un buen trozo de mierda con la mano […] Luego, Leeb le ordenó comérsela […] ‘¿Y, judío?’ preguntó disfrutando. ‘¿Está sabroso?’
Paul se tomó un respiro, pero no estaba en su naturaleza callarse. ‘Sabroso no’, dijo balbuceando. ‘Pero es un manjar si se ha probado el guiso de mi esposa’ […] Se lo veía exhausto, pero aún le quedó ánimo para señalarme la letrina y bromear. ‘Sírvete un plato, Erich. Yo invito’…”

La mirada del enunciador que se construye en una obra, también funciona como distancia. Para ello podríamos pensar en los niveles de observación, que son muchos y las perspectivas que son infinitas. En la obra El campocómico…, por ejemplo, ¿se mira un hombre preso en un campo de concentración que hace su espectáculo de variedades? O, ¿se está mirando una determinada mirada sobre un preso en ese Campo? ¿Se parodia el campo? ¿O se parodia una mirada? Esto no sería más que un problema de ubicar cuál es el objeto de representación.
Y en Cancionero rojo ¿se muestran los momentos trágicos de la Humanidad, o se mira lo que hemos construido de ellos?
Finalmente en La razón blindada, ¿es la locura y encierro de dos presos políticos tratando de escapar de su realidad o la posibilidad de los hombres de pensar la libertad? La hipótesis sobre la cual trabajamos luego del análisis de las tres obras, es que lo que se representa de manera parodiada, humorísticamente, o lo cómico interviniendo en cualquiera de sus formas, son precisamente, miradas. El horror no es el objeto, en estos casos al menos, sino la mirada que se construye sobre el horror.
El film Lenny (1974) dirigida por Bob Fosse, nos permitió pensar que la prohibición y los límites son herramientas necesarios para crear. Otra distancia, pero esta vez como exigencia, como límite.
¿Qué sucedería si a un dramaturgo le piden que escriba una obra que, sea corta, que hable de la situación social pero no de manera evidente, porque sino la consecuencia es la muerte o lo que es peor, la desaparición...?
Para finalizar, recordamos una frase de Nietszche de La Gaya Ciencia la cual señala:

“Como fenómeno estético la existencia nos resulta siempre soportable, y en virtud del arte nos han sido dados los ojos, las manos y, sobre todo, la buena conciencia para poder transformarnos en semejante fenómeno. Es necesario que alternativamente descansemos de nosotros mismos a favor del arte que nos permite considerarnos a distancia y, desde arriba, reírnos de nosotros mismos o llorar sobre nosotros. Es preciso descubrir tanto al héroe como al payaso que se ocultan en nuestra pasión por el conocimiento, así como gozar siempre que podamos de nuestra locura, para seguir gozando de nuestra sabiduría. […] necesitamos un arte petulante, flotante, bailarín, burlón, infantil y sereno, para no perder nada de esa libertad por encima de las cosas que espera de nosotros nuestro ideal. […] Debemos ser capaces también de mantenernos por encima de la moral, no sólo de mantenernos con la tensión ansiosa de quien teme constantemente resbalarse y caer, sino también de volar y jugar por encima de ella. ¿Cómo privarnos, entonces, del arte?, ¿cómo privarnos del loco? ¡Si todavía se avergüenzan de ustedes mismos, no son de los nuestros!




Bibliografía
Badiou, Alain 2009 (2005) El siglo (Buenos Aires: Manantial)
Bergson, Henri 2003 (1899) La risa (Buenos Aires: Losada)
Lavandier, Yves 2003 (1994) La dramaturgia (Madrid: Ediciones Internacionales Universitarias)
Lecoq, Jacques 2009 (1997) El cuerpo poético (Barcelona: Alba Editorial)
Safran Foer, Jonathan 2007 (2002) Todo está iluminado (Buenos Aires: Debolsillo)
Toker Eliahu y Rudy (2003) Odiar es pertenecer (Buenos Aires: Grupo Editorial Norma)


Fuentes:
Cancionero rojo de Darío Levin y Lorena Vega con Darío Levin y Lila Monti Vestuario: Mariela Berenbaum Escenografía: Valeria Alvarez Diseño de luces: Ricardo Sica Edición de sonido: Guillermo Rey Música original: Agustin Flores Muñoz Asistencia de dirección: Mariano Mandetta Colaboración artística: Andrea Babini, Gabriela Biebel
Diseño de movimientos: Lucio Baglivo Dirección: Lorena Vega.

La razón blindada de Arístides Vargas con Gerson Guerra y Arístides Vargas Vestuario: José Rosales Iluminación: Elena Navarrete Dirección: Arístides Vargas. Elenco Malayerba.

El campocómico. Diatriba agridulce entre la salvación y el hundimiento de José Luis Valenzuela y Javier Santanera por el elenco EstoCada VEP. Con Javier Santanera Vestuario: Claudia Solari Luthier: Ariel Santanera Sonido: Jorge Enei Iluminación: Pablo Adrián Aguirre Puesta en escena: José Luis Valenzuela